Catalogue > Liste par artiste
Browse the entire list of Rencontre Internationales artists since 2004. Use the alphabetical filter to refine your search.  update in progress  
Vivian ostrovsky
Catalogue : 2009THE TITLE WAS SHOT | Vidéo expérimentale | dv | | 9:0 | France | 2009
Vivian ostrovsky
THE TITLE WAS SHOT
Vidéo expérimentale | dv | | 9:0 | France | 2009

THE TITLE WAS SHOT was commissioned for a conference of film theoreticians in Berlin in 2009 entitled: The Cinematic Configurations of the ?I? and ?We?. Composed of fragments from over 25 films dating from the 1920s to the 90s, this whimsical short features cowboys, Indians and damsels in distress. Tarzan, Jane, a transgender gorilla, and a menacing lion tango from frame to frame, prodded by Wittgenstein, Gilles Deleuze and Slavoj Zizek?s philosophical considerations. A fast-paced, heart-pounding cinephilic farce. Date: April 2009 Length: 9? Sound: Mono Color and B&W 4/3 1.33 Shooting format : Mini-DV Screening format : Beta SP pal / MINI DV pal / DV CAM pal / DVD Language : English, French English subtitles JET LAG Productions Director: Vivian Ostrovsky Editing: Vivian Ostrovsky, Ruti Gadish, Claude Mercier Sound: Vivian Ostrovsky, Claude Mercier

Vivian Ostrovsky Jet Lag Productions BIOFILMOGRAPHIE Née un 17 novembre à New York (USA), Etudes secondaires à Rio de Janeiro (Brésil), Etudes universitaires à Paris (Psychologie, Cinéma). . ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES: - Distribution de films ; - Programmation pour plusieurs festivals de films - Programmations d?avant-garde de films et videos - Réalisation de films et videos - Comission d?achats de films d?artistes pour le Musée (Centre G. Pompidou) - membre du Conseil d?Administration du Film Forum, New York . FILMOGRAPHIE: - CAROLYN 2, 1980, avec Carolyn Carlson, co-réalisé avec Martine Rousset (expanded cinema) ; - TOP TEN STYLISTS, 1981, avec Thierry Mugler, Issey Miyake, Karl Lagerfeld, etc, co-réalisé avec Soft Ware Prod. ; - MOVIE (V.O.), 1982 ; - COPACABANA BEACH, 1983 ; - ALLERS-VENUES, 1984 ; - STALINGRAD, 1984, installation pour "Le Génie de la Bastille" ; - U.S.S.A., 1985 ; - * * * ( TROIS ETOILES), 1987 ; - PROPOS DECOUSUS, 1987, expanded super 8 - EAT, 1988 ; - M.M. IN MOTION, 1992 ; - UTA MAKURA (PILLOW POEMS), 1994 ; - PUBLIC DOMAIN, 1996. - AMERICAN INTERNATIONAL PICTURES, 1997 - Interview avec Woody Allen pour le Fest. De Jerusalem, 1997 - WORK AND PROGRESS, 1999, co-réalisé avec Yann Beauvais - NIKITA KINO, 2002 - ICE/SEA, 2005 - TéLéPATTES, 2007 - FONE FUR FOLLIES, 2008 - P.W. ? Paineis e Pincéis, 2008 - NE PAS SONNER, 2009 - TATITUDES, 2009 . PRINCIPALES PROJECTIONS - Musées: Centre Pompidou, (rétrospective), Auditorium du Louvre, Musée d`Art moderne de la Ville de Paris, M.A.M. Rio de Janeiro (rétrospective) et le M.O.M.A. de New York, Musée Hirshhorn de Washington, Kunsthalle Basel - Festivals de Toronto, Londres, Berlin, Rotterdam, Clermont-Ferrand, Rio de Janeiro, Viennale, Jérusalem,, etc ; - Universités de Berkeley (Pacific Film Archives) ; Yale ; Paris VI ; - Manifestations internationales d?art contemporain: Arco à Madrid et Biennale de São Paulo ; - Manifestations diverses: Sydney, Montréal, Tokyo (Image Forum), Chicago, San Sebastian, Sorrento, Osnabrück, Copenhague, Bruxelles, Francfort, Anthology Film Archives de New York, London Filmmakers Coop, Scratch/Olympic Entrepôt à Paris , etc. . ACHATS: - Centre Georges Pompidou ; - Vidéothèque de Paris ; - Cinémathèque de Jérusalem ; - Min. des Affaires Etrangères (p/les Instituts Français dans le monde) - M.O.M.A, New York - Freunde der Deutsche Kinemathek, Berlin

Catalogue : 2010P.W.- Pincéis e Painéis | Doc. expérimental | dv | couleur et n&b | 15:51 | France | USA | 2010
Vivian ostrovsky
P.W.- Pincéis e Painéis
Doc. expérimental | dv | couleur et n&b | 15:51 | France | USA | 2010

The video was made for an exhibition in Rio on Paulo Werneck one of Oscar Niemeyer?s collaborators. Werneck was the first to introduce mosaics in Brazilian Modernist architecture. P.W. shows the context of the artist?s work in Rio and Belo Horizonte in the 50s and the 60s as well as Brasilia at the time of its construction in 1960. It?s an inventive collage of archival footage, music and Werneck?s modernist mosaics.

Vivian Ostrovsky est née à Manhattan, New York et elle a vécu à Rio de Janeiro. Elle étudié le cinéma à Paris à la Sorbonne, à l?Institut d?art et d?archéologie (avec Eric Rohmer) et à la cinémathèque française (avec Henri Langlois). Dans les années 1970, elle a voyagé en voiture dans toute l?Europe pour la promotion et l?organisation de festivals de films de femme. Sa carrière dans la réalisation de film a commencé dans les années 1980. Elle tourne alors des courts-métrages avec la Super 8 et travaille avec le 16mm. Elle utilise désormais des caméra mini-DV pour ses films. Ses films ont été montrés partout dans le monde, dans des cinémathèques et des foires d?art contemporain. Elle a exposé dans des institutions prestigieuses : MOMA, NY, Lincoln Center, NY, Hirshhorn Museum, Washington DC, Centre Georges Pompidou, Paris, Anthology film archives NY, Pacific Film Archives, Berkeley CA. Elle curate également des programmes de film pour des événements, par exemple pour le Jerusalem Film Festival. Ses films font partie d?importantes collections, comme celle du MOMA, du Centre Georges Pompidou, de la Freunde der Deutschen Kinemathek, du Forum des images, Paris, de l?Israel film archives, du Ministère des affaires étrangères pour les Instituts français dans le monde.

Catalogue : 2011WHEREVER WAS NEVER | Vidéo expérimentale | super8 | | 6:0 | France | USA | 2011
Vivian ostrovsky
WHEREVER WAS NEVER
Vidéo expérimentale | super8 | | 6:0 | France | USA | 2011

An intimate film made on the occasion of the 30th annniversary of her father, Rehor Ostrovsky?s death. Re-collecting snippets of my first 8m and super 8 films, old photos, letters, and other memorabilia. À slow pan through my adolescent years, family trips, holidays and everyday scenes. Listening for lost accents, impromptu songs at the dinner table, and bits of conversation.A landscape of flickering memories somewhere between home movies and photo albums.

Manhattan, New York was where I happened to be born. After 6 months of stress, I boarded the first plane to Rio de Janeiro, Brazil, to meet my parents and sister. My primary and secondary school was not too far from Copacabana Beach. My university years were spent in Paris, suffering from a Psychology major (Institut de Psychologie). To make life more pleasurable, I ended up seeing more films around the corner from the Sorbonne than attending classes. After my B.A. in Psychology I enrolled in Film Studies courses at Sorbonne-Paris 3, at the Institut d?Art et Archeologie (Eric Rohmer?s classes) and at the Cinemathèque Française (Henri Langlois? classes). In the early 70s I traveled throughout Europe in a rundown Renault pick-up, organizing women?s film festivals and distributing films made by women (the distribution company was called Cine-Femmes International). My debut as an experimental filmmaker came in 1980, when I co-directed CAROLYN 2 with Martine Rousset (starring choreographer/dancer Carolyn Carlson). It was an expanded cinema film/slide installation. Many films came afterwards, mostly shot in super-8 then blown-up to 16mm. These films have been shown in festivals worldwide (Toronto, Berlin, Locarno, Rotterdam, Tribeca, Vienna and others), in cinematheques and in art fairs such as the Sao Paulo Biennale and Arco in Madrid. Other venues have also screened them, such as : M.O.M.A., Lincoln Center, NY, Hirshhorn Museum, Washington DC, Centre Georges Pompidou, Paris, Anthology Film Archives, NY, Pacific Film Archives, Berkeley, CA. Simultaneously my film-related activities have expanded to curating programs for venues such as the Jerusalem Film Festival. My main interests are in Avant-Garde work and documentaries. My home is wherever I feel at home ? and that is usually in a plane on my way to an unknown destination with my camera and DAT recorder in my carrier bag.

Catalogue : 2016Mais ailleurs c’est toujours mieux | Doc. expérimental | super8 | couleur | 4:9 | France | USA | 2016
Vivian ostrovsky
Mais ailleurs c’est toujours mieux
Doc. expérimental | super8 | couleur | 4:9 | France | USA | 2016

Film-hommage à Chantal Akerman, le nouveau court de Vivian Ostrovsky s’amorce avec leur première rencontre au début des années 70. Mêlant ses propres films à ceux de Chantal Akerman, la réalisatrice fait revivre quelques instants la personnalité de Chantal. Quarante années d’amitié condensées en quatre minute.


Vivian Ostrovsky, (b.1945, New York) grew up in Rio, studied film studies and psychology in Paris. When she started filming in 1980, she focused on using analog formats - especially Super8 - for experimental cinema. Her signature collage shorts and avant-garde documentaries have been shown at the main film festivals (Berlin, Rotterdam, Viennale, Tribeca) and have been part of collections such as the MOMA, NY, the Centre Pompidou in Paris and the Freunde der Deutschen Kinemathek in Berlin. Her moving image work is noted for its span of super 8, 16mm, video and digital media, found footage and immersive installations. This screening includes films connected to Latin America and more particularly Brazil. Whether more personal or historical projects, they are always infused with dreamlike playfulness and intimate nostalgia.

Catalogue : 2017DizzyMess | Film expérimental | super8 | couleur et n&b | 7:43 | France | USA | 2017
Vivian ostrovsky
DizzyMess
Film expérimental | super8 | couleur et n&b | 7:43 | France | USA | 2017

x


Cinéaste née à New York en 1945, Vivian Ostrovsky passe son enfance à Rio de Janeiro puis poursuit des études supérieures à Paris en psychologie ainsi qu`en cinéma. Elle co-fonde dans les années 1970 Ciné-Femmes, organisme dédié à la diffusion de films de femmes. Depuis 1980, Vivian Ostrovsky a réalisé plus de vingt films, la plupart tournés en Super 8, qui incluent souvent du found footage, des extraits de fictions, de documentaires, ou de home movies. Ses films exploitent le thème du déplacement et se situent, d`après Yann Beauvais, entre le "film journal" et le "film collage". Elle travaille également à la programmation du cinéma d`auteur et d`avant-garde du festival de film de Jérusalem. Son travail a connu de nombreuses rétrospectives et expositions dans les musées et les festivals à travers le monde ; à la fois pour ses films et ses " films- installations ".

Catalogue : 2018Hiatus | Doc. expérimental | hdv | noir et blanc | 6:20 | France | USA | 2018
Vivian ostrovsky
Hiatus
Doc. expérimental | hdv | noir et blanc | 6:20 | France | USA | 2018

Introspective et solitaire, Claire Lispector (1920-1977), écrivaine Ukrainienne et Brésilienne, est le personnage de ce film construit à partir d`une interview que la télévision n`a diffusée qu`aprés sa mort. Ce qu`elle disait en 1977 reste totalement pertinent et parle fort à tous ceux qui, comme moi, se sentent de plusieurs mondes.


Cinéaste née à New York en 1945, Vivian Ostrovsky passe son enfance à Rio de Janeiro puis poursuit des études supérieures à Paris en psychologie ainsi qu’en cinéma. Elle co-fonde dans les années 1970 Ciné-Femmes, organisme dédié à la diffusion de films de femmes. Depuis 1980, Vivian Ostrovsky a réalisé plus de vingt films, la plupart tournés en Super 8, qui incluent souvent du found footage, des extraits de fictions, de documentaires, ou de home movies. Ses films exploitent le thême du déplacement et se situent, d’aprés Yann Beauvais, entre le "film journal" et le "film collage". Elle travaille également à la programmation du cinéma d’auteur et d’avant-garde du festival de film de Jérusalem. Son travail a connu de nombreuses rétrospectives et expositions dans les musées et les festivals à travers le monde ; à la fois pour ses films et ses « films-installations ».

Matthew ostrowski
Catalogue : 2006Atopia:levigation and apophenia | Installation multimédia | 0 | couleur | 0:0 | USA | 2004
Matthew ostrowski
Atopia:levigation and apophenia
Installation multimédia | 0 | couleur | 0:0 | USA | 2004

Atopia is the non-existence of place, an experience masquerading as an environment - a set of pointers to sets of data which only exist in the encoded and mediated universe whose sole occupant is information - the World Wide Web. Our habits of speech lead us to believe that there is a destination at the end of a link, but there is no actual place - there is only a flow of data, an act of accumulation and disposal. This installation crawls the web from several randomly selected starting points, downloading all data, storing and representing it without regard for its intended structure. Levigation: the smoothing out of differences. We can only make sense out of this pseudo-environment because of a set of rules dividing a stream of zeroes and ones into files of different types. The heavily mediated nature of this project is all but invisible to us - we simply accept this mode of consuming information into our construction of 'nature'. In this project, all the structure and complexity of the encoded information is returned to the simplicity of the bitstream in the form of sound. The downloaded information is interpreted entirely as audio samples. The 'true' form of information, the foundation stone of atopia, remains insubstantial and always unreal. Apophenia: the imaginary perception of the meaningfulness of unrelated phenomena. The technologies we use to gather information from the World Wide Web are designed to move us through paths of meaning, which limit, define, and direct signification. If this information is simply taken en masse and at face value, devoid of its contextualization, we find ourselves in a wholly different mental environment. As one hears the files in sound form, they are simultaneously displayed: HTML code, images, etc., disassociated from the links and instructions which create the illusion of a unifying context, assemble and disassemble themselves in a constantly shifting collage.

A New York City native, Matthew Ostrowski has been working with electronics since the early 1980s, in improvised music, music theatre, and audio installations; with a continuing interest in density of micro events, rapid change, and using technology to stretch the bounds of perception and experience. His work has been exhibited or performed at festivals on four continents, including the Vienna Modern Festival, the Krakow Audio Art Festival, Sonic Acts in Amsterdam, PS 1 and The Kitchen in New York, the Melbourne Festival, and Unyazi, the first festival of electronic music on the African continent. His work appears on over a dozen recordings. Recently, after returning from an extensive concert and workshop series in the Balkans, the Czech Republic, and South Africa, he exhibited Draden, a work for amplified and processed fluorescent light bulbs, and is presently a member of Fair Use, a trio whose work orbits around spontaneous soundtracks to highly sped-up film classics.

Paul otchakovsky-laurens
Catalogue : 2007Sablé-Sur-sarthe, Sarthe | Documentaire | betaSP | couleur et n&b | 95:0 | France | 2007
Paul otchakovsky-laurens
Sablé-Sur-sarthe, Sarthe
Documentaire | betaSP | couleur et n&b | 95:0 | France | 2007

Paul Otchakovsky-Laurens est arrivé à Sablé-sur-Sarthe après la mort de son père en 1946. Il avait un an. Sa mère tombant gravement malade, il a été adopté par une vieille cousine qui l`a élevé jusqu`en 1962. Il s?est passé, durant sa vie là-bas, des évènements qui l?ont déterminée pour de longues années, des choses graves sur lesquelles le silence est tombé et qui sont devenues ce qu?on appelle improprement un secret de famille. C`est là aussi qu`il a découvert par hasard ses origines juives. Il s?est agi pour lui de rendre compte de l?espace de ces silences. Il a voulu rendre ces lieux, ces temps, une vie d?enfant, puis d`adolescent dans une petite ville de province immobile, refermée, épieuse. Se libérer du poids d?un secret, suppose, Freud nous l?aura appris, le travail de sa mise en lumière. Mais lorsqu?un tel secret se confond avec la forme d`une ville, c`est alors cette ville qui devient l?obstacle à éclairer, à franchir, à décrire, à exhumer pour la démanteler patiemment. Enquête sur le devenir d?une communauté de province, ses paysages, ses rues et ses habitants, recherche d?archives familiales et retour sur le récit de souvenirs personnels, c?est une telle tresse qu?a choisi de nouer le film. Refusant de privilégier aucun de ces trois fils, c?est autant du coup une lente et pudique confession que le portrait d?une certaine France qui est entrepris ici.


Paul Otchakovsky-Laurens a inauguré Hachette/ P.O.L en 1978 avec « La vie Mode d?Emploi », de Georges Perec, avant de créer sa propre maison d`édition, P.O.L, en 1983. Il s?est progressivement imposé comme un des éditeurs français indépendants le plus discret, le plus exigeant et le plus novateur, un véritable « passeur », qui a fait émerger la nouvelle poésie d?Olivier Cadiot ou Valère Novarina et gagné la confiance de Marguerite Duras, avant de rencontrer le succès dans les années 1990 avec Marie Darrieussecq, Martin Winkler ou Camille Laurens. Son intérêt constant pour le cinéma est moins connu : Dans les années 60, il a collaboré à la revue Jeune Cinéma et à la Fédération Jean Vigo des ciné-clubs. Au début des années 70, une de ses principales tâches a été l`organisation de la mise à jour, confiée à Bernard Eisenschitz, de l`"Histoire du Cinéma" de Georges Sadoul. Chez P.O.L il a pu aider Serge Daney à créer la revue "Trafic" qui en est aujourd`hui à son cinquante-troisième numéro. Il a assuré la relance, l`édition et la diffusion de "Positif" de 1992 à 1995. Il a publié également les dix-huit premiers numéros de "La Lettre du Cinéma". Plusieurs de ses textes ou de ses écrivains ont à voir de près avec le cinéma, de Jean Louis Schefer à Jean-Luc Godard, de Pierre Alferi à Emmanuel Carrère, de Santiago Amigorena à Jérôme Beaujour. Parallèlement il a réalisé et monté une soixantaine de petites vidéos, de trois à quinze minutes, lectures de textes par leurs auteurs, pour le site des éditions P.O.L.

Manon ott, grégory cohen
Catalogue : 2013Narmada | Documentaire | super8 | couleur et n&b | 43:0 | France | Inde | 2012
Manon ott , grégory cohen
Narmada
Documentaire | super8 | couleur et n&b | 43:0 | France | Inde | 2012

Tourné avec des pellicules super 8, le film se présente comme un voyage, une rêverie le long du fleuve Narmada en Inde, entre les mythes du progrès et les mythes du fleuve. `Les barrages seront les temples de l?Inde moderne` proclamait Nehru à l?indépendance du pays. Bientôt, l`un des plus importants complexes de barrages conçus à ce jour sera achevé sur la Narmada. Une lutte sociale s?organise. Nous voyageons sur le fleuve jusqu?à l?océan, à la rencontre des habitants, des croyances et des imaginaires qui cohabitent et s?opposent dans cette vallée en pleine transformation.


Respectivement nés en 1982 et 1983, Manon Ott et Grégory Cohen sont tous deux cinéastes, ainsi que chercheurs en socio-anthropologie visuelle. Ils travaillent ensemble sur de nombreux projets. Ils sont issus d?une double formation en réalisation documentaire (MASTER 2) et en recherche en sciences sociales (doctorat). Depuis six ans, ils enseignent la photographie, donnent des ateliers d?écriture et de réalisation documentaire, ainsi que des cours de cinéma à l?Université d?Evry. En 2008, ils ont publié le livre de photographies Birmanie, rêves sous surveillance aux éditions Autrement (180 pages). Le premier film de Manon, « Yu », un documentaire sur l?attente et le parcours solitaire de Yu, une jeune demandeuse d?asile birmane venant d?arriver à Paris, a été sélectionné dans une quinzaine de festivals internationaux dont le Cinéma du Réel 2008. Grégory est notamment l?auteur du film « Petits aménagements avec l?Occident ». Le film Narmada (TS productions) qu?ils ont coréalisé, traite des transformations de la vallée du fleuve Narmada, en Inde, où sont construits de grands barrages. Le film sorti fin 2012 a déjà fait l?objet de nombreuses diffusions dans des festivals internationaux (Festival de Rome, IndieLisboa, Lussas,...) et de projections ponctuelles en salles, notamment à la Cinémathèque Française (cycle « la décision argentique, faste humaniste des années 2000 », séances cinéma avant garde/contre culture générale,?)

ouazzani carrier, marie ouazzani
Catalogue : 2015Tracing Ghosts | Vidéo | hdv | couleur | 9:22 | France | Coree du Sud | 2015
ouazzani carrier , marie ouazzani
Tracing Ghosts
Vidéo | hdv | couleur | 9:22 | France | Coree du Sud | 2015

Durant la colonisation japonaise de la Corée, cette école enrôlait des orphelins dans l’armée occupante. Maintenant résidence d’artistes, on murmure qu’elle est hantée. En jouant avec des calques d’images artistiques, historiques et touristiques, trois jeunes coréens réveillent les souvenirs et le passé de ce lieu.


Le duo d’artistes Marie Ouazzani (née en 1991) et Nicolas Carrier (né en 1981) s’est formé en 2015. Entreprenant des voyages qui les mènent dans des monuments et des paysages historiques, ils interagissent avec le contexte de ces lieux pour mettre en avant leur mémoire à travers des images qu’ils recontextualisent. Leurs installations, films et éditions confrontent des objets culturels pour investir et enquêter sur leur potentiel spirituel et fantasmagorique. Par la manipulation d’images, leur travail propose une réflexion critique autour des représentations induites par notre époque.

Catalogue : 2013Old School | Vidéo | hdv | couleur | 8:12 | France | Pays-Bas | 2012
ouazzani carrier , marie ouazzani
Old School
Vidéo | hdv | couleur | 8:12 | France | Pays-Bas | 2012

Une ancienne école utilisée par une association d`artistes dans les années 90 et 2000 et avant d`être récupérée par la ville pour devenir un nouvel espace de gentrification.


Diplômé de l`Ecole Nationale Supérieure d`Arts Paris-Cergy et de La Sorbonne Nouvelle en Etudes Cinématographiques, Nicolas Carrier développe son travail aux frontières du cinéma, du tourisme et de l`ethnographie. Au travers de films elliptiques, de pièces de found footage et de photographies, il explore notre relation au temps et à la mémoire en créant temporalités flottantes et répétitives, fictions minimales, rituels ou jeux. Inspiré par l`histoire des lieux qu`il utilise comme terrain de jeux, son travail révèle les traces des humains et de la nature et leur manière de se les approprier. Il questionne les thèmes des loisirs, de l`exploration et de l`animisme. Né en 1981, vit à Paris.

Catalogue : 2012It's the ghost | Vidéo | hdv | couleur | 6:15 | France | Irlande | 2012
ouazzani carrier , marie ouazzani
It's the ghost
Vidéo | hdv | couleur | 6:15 | France | Irlande | 2012

Dans les "ghost estates" de Cork en Irlande, lotissements inachevés ou partiellement inoccupés suite à la récession des années 2000, des enfants et adolescents se réapproprient les espaces vides par des jeux qu`ils réinventent.


Diplômé de l`Ecole Nationale Supérieure d`Arts Paris-Cergy et d`un Master de Cinéma de La Sorbonne Nouvelle, Nicolas Carrier réalise des films qui explorent le potentiel de fiction des temps morts. Dans des espaces isolés et abandonnés, il crée des situations d`ennui et de jeu qui, en évoquant oubli, hantise et reste, interrogent notre relation au temps dans notre monde quotidien. Né en 1981, vit et travaille à Paris.

Catalogue : 2018Exposition périphérique | Vidéo | hdv | couleur | 52:0 | France | 0 | 2018
ouazzani carrier , marie ouazzani
Exposition périphérique
Vidéo | hdv | couleur | 52:0 | France | 0 | 2018

"Exposition périphérique" est un voyage en voiture autour du périphérique extérieur parisien et des villes qui le bordent. Tel un inventaire des plantes qui habitent ce paysage de proche banlieue en pleine transformation du Grand Paris, cette fiction suit des jardiniers qui prennent soin des mauvaises herbes et plantes en pot, comme autant de propositions de résistance à l'urbanisation, et qui vivent dans les interstices laissés par la densification urbaine.


Vivant ensemble depuis 2015, Marie Ouazzani & Nicolas Carrier sont attentifs aux détails et aux ressources du quotidien. Qu`ils séjournent en Asie de l'Est, au Moyen-Orient ou en Europe, ils explorent chaque contexte à la recherche de fictions où se mêlent pollution, fantômes, ruines et économie. A partir de gestes et de situations simples, leurs vidéos et installations confrontent environnement et urbanisation afin de rééquilibrer les tensions de ces paysages. Récemment, leur travail a été présenté aux centres d'art de Mains d'Oeuvres, de la Villa Arson et du 3 bis f, au 61e Salon de Montrouge, à la 5e Biennale d'Odessa et à Darat al Funun en Jordanie.

ouazzani carrier
Catalogue : 2015Tracing Ghosts | Vidéo | hdv | couleur | 9:22 | France | Coree du Sud | 2015
ouazzani carrier
Tracing Ghosts
Vidéo | hdv | couleur | 9:22 | France | Coree du Sud | 2015

Durant la colonisation japonaise de la Corée, cette école enrôlait des orphelins dans l’armée occupante. Maintenant résidence d’artistes, on murmure qu’elle est hantée. En jouant avec des calques d’images artistiques, historiques et touristiques, trois jeunes coréens réveillent les souvenirs et le passé de ce lieu.


Le duo d’artistes Marie Ouazzani (née en 1991) et Nicolas Carrier (né en 1981) s’est formé en 2015. Entreprenant des voyages qui les mènent dans des monuments et des paysages historiques, ils interagissent avec le contexte de ces lieux pour mettre en avant leur mémoire à travers des images qu’ils recontextualisent. Leurs installations, films et éditions confrontent des objets culturels pour investir et enquêter sur leur potentiel spirituel et fantasmagorique. Par la manipulation d’images, leur travail propose une réflexion critique autour des représentations induites par notre époque.

Catalogue : 2013Old School | Vidéo | hdv | couleur | 8:12 | France | Pays-Bas | 2012
ouazzani carrier
Old School
Vidéo | hdv | couleur | 8:12 | France | Pays-Bas | 2012

Une ancienne école utilisée par une association d`artistes dans les années 90 et 2000 et avant d`être récupérée par la ville pour devenir un nouvel espace de gentrification.


Diplômé de l`Ecole Nationale Supérieure d`Arts Paris-Cergy et de La Sorbonne Nouvelle en Etudes Cinématographiques, Nicolas Carrier développe son travail aux frontières du cinéma, du tourisme et de l`ethnographie. Au travers de films elliptiques, de pièces de found footage et de photographies, il explore notre relation au temps et à la mémoire en créant temporalités flottantes et répétitives, fictions minimales, rituels ou jeux. Inspiré par l`histoire des lieux qu`il utilise comme terrain de jeux, son travail révèle les traces des humains et de la nature et leur manière de se les approprier. Il questionne les thèmes des loisirs, de l`exploration et de l`animisme. Né en 1981, vit à Paris.

Catalogue : 2012It's the ghost | Vidéo | hdv | couleur | 6:15 | France | Irlande | 2012
ouazzani carrier
It's the ghost
Vidéo | hdv | couleur | 6:15 | France | Irlande | 2012

Dans les "ghost estates" de Cork en Irlande, lotissements inachevés ou partiellement inoccupés suite à la récession des années 2000, des enfants et adolescents se réapproprient les espaces vides par des jeux qu`ils réinventent.


Diplômé de l`Ecole Nationale Supérieure d`Arts Paris-Cergy et d`un Master de Cinéma de La Sorbonne Nouvelle, Nicolas Carrier réalise des films qui explorent le potentiel de fiction des temps morts. Dans des espaces isolés et abandonnés, il crée des situations d`ennui et de jeu qui, en évoquant oubli, hantise et reste, interrogent notre relation au temps dans notre monde quotidien. Né en 1981, vit et travaille à Paris.

Catalogue : 2018Exposition périphérique | Vidéo | hdv | couleur | 52:0 | France | 0 | 2018
ouazzani carrier
Exposition périphérique
Vidéo | hdv | couleur | 52:0 | France | 0 | 2018

"Exposition périphérique" est un voyage en voiture autour du périphérique extérieur parisien et des villes qui le bordent. Tel un inventaire des plantes qui habitent ce paysage de proche banlieue en pleine transformation du Grand Paris, cette fiction suit des jardiniers qui prennent soin des mauvaises herbes et plantes en pot, comme autant de propositions de résistance à l'urbanisation, et qui vivent dans les interstices laissés par la densification urbaine.


Vivant ensemble depuis 2015, Marie Ouazzani & Nicolas Carrier sont attentifs aux détails et aux ressources du quotidien. Qu`ils séjournent en Asie de l'Est, au Moyen-Orient ou en Europe, ils explorent chaque contexte à la recherche de fictions où se mêlent pollution, fantômes, ruines et économie. A partir de gestes et de situations simples, leurs vidéos et installations confrontent environnement et urbanisation afin de rééquilibrer les tensions de ces paysages. Récemment, leur travail a été présenté aux centres d'art de Mains d'Oeuvres, de la Villa Arson et du 3 bis f, au 61e Salon de Montrouge, à la 5e Biennale d'Odessa et à Darat al Funun en Jordanie.

Kenji ouellet
Catalogue : 2007Über Wien, Liebe, Sprache und Vergessen | Fiction expérimentale | dv | couleur | 44:0 | Canada | Autriche | 2006
Kenji ouellet
Über Wien, Liebe, Sprache und Vergessen
Fiction expérimentale | dv | couleur | 44:0 | Canada | Autriche | 2006

Cet essai/fiction expérimental présente une rencontre entre: -des moments typiques de la vie de couple ( homme autrichien et femme russe à Vienne) -fragments de la vie de Sigmund Freud (sur la mémoire, l'oublie et la répression) -la relation de Vienne et son histoire avec la deuxième guerre mondiale) Ce qui crée, comme l'a fait Freud, un parallèle entre l'inconscient collectif et individuel, et indirectement, questionne la coïncidence que Freud, qui était juif, aie passé la plupart de sa vie à Vienne et y développa la plupart de ses théories sur la mémoire et l'oublie avant la Guerre. Important: Le film peut être vu avec ou sans sous-titre (options sur le DVD). Le film est en anglais, et les sous-titres en Allemand (ou français). Les sous-titres ne sont pas un traduction "classique" et proposent 3 différents types de relations à l'image et au son. Elles sont: - une traduction correcte. - ce que le personnage pense, consciemment ou non, mais ne le communique pas par le langage. (en d'autres mots, un texte parallèle) - un autre sens complètement différent (sans aucun rapport) qui pourrait aller avec les même images. Originalement inspiré par le manque de fiabilité des sous-titres, "Of Vienna, Love, Language and Forgetting" est une réflexion sur le langage, la polysémie des images d'un point de vue formel et une expérience sur les narrations parallèles.


Né à Québec, au Canada et maintenant basé à Berlin, Allemagne, Kenji Ouellet vient du monde de la musique, étant un pianiste classique. (BA, Laval University, Quebec, Canada. MA en Piano Performance, City University de New York, USA). Il obtient un diplôme en Art Digital à l'University for Applied Arts à Vienne en 2006 et en Design Média Experimental à l'University of Arts de Berlin en 2007. Son oeuvre contient des films expérimentaux, de fiction et de danse, mais aussi du concept media pour des chorégraphies de danse contemporaine et des performances.

Akosua Adoma owusu
Catalogue : 2017Mahogany Too | Vidéo expérimentale | super8 | couleur | 3:32 | USA | 2017
Akosua Adoma owusu
Mahogany Too
Vidéo expérimentale | super8 | couleur | 3:32 | USA | 2017

Mahogany Too takes the 1975 cult classic Mahogany “ a fashion-infused romantic drama” as its base. The film examines and revives Diana Ross`s iconic portrayal of Tracy Chambers. Analogue film provides vintage tones, which emphasises the essence of the character, re-creating Tracy’s qualities through fashion, modelling, and styling

Akosua Adoma Owusu (b. 1984) is a Ghanaian-American filmmaker, producer and cinematographer whose films address the collision of identities. Interpreting the notion of "double consciousness" coined by sociologist and civil rights activist W.E.B. Du Bois to define the experience of black Americans negotiating a sense of selfhood in the face of discrimination and cultural dislocation, Owusu aims to create a third cinematic space or consciousness. In her works, feminism, queerness and African identities interact in African, white American, and black American cultural environments. Owusu's films have screened internationally in festivals like Rotterdam, Locarno, Toronto, New Directors/New Films (New York) and the BFI London Film Festival. Her work is included in the collections of the Whitney Museum of American Art, the Centre Georges Pompidou, the Fowler Museum and the Indiana University Bloomington, home of the Black Film Center/Archive. Named by IndieWire as one of 6 pre-eminent Avant-Garde Female Filmmakers Who Redefined Cinema, she was a featured artist of the 56th Robert Flaherty Seminar programmed by renowned film curator and critic Dennis Lim. Her film "Kwaku Ananse" won the 2013 African Movie Academy Award. She has received fellowships and grants from the Guggenheim Foundation, the Knight Foundation, Creative Capital, the MacDowell Colony, the Camargo Foundation and most recently Goethe-Institut Vila Sul in Salvador-Bahia. Currently, she divides her time between Ghana and New York, where she works as a Visiting Assistant Professor at the Pratt Institute in Brooklyn.

Akosua Adoma owusu
Catalogue : 2016Reluctantly Queer | Doc. expérimental | super8 | noir et blanc | 8:0 | Ghana | 2016
Akosua Adoma owusu
Reluctantly Queer
Doc. expérimental | super8 | noir et blanc | 8:0 | Ghana | 2016

This epistolary short film invites us into the unsettling life of a young Ghanaian man struggling to reconcile his love for his mother with his love for same-sex desire amid the increased tensions incited by same-sex politics in Ghana. Focused on a letter that is ultimately filled with hesitation and uncertainty, Reluctantly Queer both disrobes and questions what it means to be queer for this man in this time and space.

Akosua Adoma Owusu (b. 1984) is a Ghanaian-American filmmaker, producer and cinematographer whose films address the collision of identities. Interpreting the notion of "double consciousness" coined by sociologist and civil rights activist W.E.B. Du Bois to define the experience of black Americans negotiating a sense of selfhood in the face of discrimination and cultural dislocation, Owusu aims to create a third cinematic space or consciousness. In her works, feminism, queerness and African identities interact in African, white American, and black American cultural environments. Owusu's films have screened internationally in festivals like Rotterdam, Locarno, Toronto, New Directors/New Films (New York) and the BFI London Film Festival. Her work is included in the collections of the Whitney Museum of American Art, the Centre Georges Pompidou, the Fowler Museum and the Indiana University Bloomington, home of the Black Film Center/Archive. Named by IndieWire as one of 6 pre-eminent Avant-Garde Female Filmmakers Who Redefined Cinema, she was a featured artist of the 56th Robert Flaherty Seminar programmed by renowned film curator and critic Dennis Lim. Her film "Kwaku Ananse" won the 2013 African Movie Academy Award. She has received fellowships and grants from the Guggenheim Foundation, the Knight Foundation, Creative Capital, the MacDowell Colony, the Camargo Foundation and most recently Goethe-Institut Vila Sul in Salvador-Bahia. Currently, she divides her time between Ghana and New York, where she works as a Visiting Assistant Professor at the Pratt Institute in Brooklyn.

Akosua Adoma owusu
Catalogue : 2011Drexciya | Vidéo expérimentale | dv | couleur | 11:30 | USA | Ghana | 2010
Akosua Adoma owusu
Drexciya
Vidéo expérimentale | dv | couleur | 11:30 | USA | Ghana | 2010

A portrait of an abandoned public swimming facility located in Accra, Ghana set on the Riviera. The Riviera at one time was an upscale development, consisting of luxury high-rises and five star hotels. Since the 1970s, the Riviera has fallen into a disheveled state. This short documentary was inspired by afro-futurist myths propagated by the underground Detroit-based band Drexciya. They suggest that Drexciya is a mythical underwater subcontinent populated by the unborn children of African women thrown overboard during the Trans-Atlantic slave trade. These children have adapted and evolved to breathe underwater.

Akosua Adoma Owusu (born January 1, 1984) is a Ghanaian-American avant-garde filmmaker and producer whose films have screened worldwide in prestigious film festivals, museums, galleries, universities and microcinemas since 2005. Her work addresses the collision of identities, where the African immigrant located in the United States has a "triple consciousness.” Owusu interprets Du Bois’ notion of double consciousness and creates a third identity or consciousness, representing the diverse consciousness of women and African immigrants interacting in African, white American, and black American culture. Named by Indiewire as one of the 6 Avant-Garde Female Filmmakers Who Redefined Cinema, and one of The Huffington Post‘s Black Artists: 30 Contemporary Art Makers Under 40 You Should Know, Akosua Adoma Owusu is a MacDowell Colony Fellow and a Guggenheim Fellow. Founded in 2007, her company, Obibini Pictures, LLC has produced award-winning films including Reluctantly Queer and Kwaku Ananse, which received the 2013 African Movie Academy Award for Best Short Film. Reluctantly Queer was nominated for the Golden Bear and Teddy Award at the Berlinale, Berlin International Film Festival in 2016. In 2010, Owusu was a featured artist at the 56th Robert Flaherty Film Seminar. Artforum listed Me Broni Ba as one of 2010’s top ten films. Her work is included in the permanent collections of the Whitney Museum of American Art, the Fowler Museum, Yale University Film Study Center, and Indiana University Bloomington, home of the Black Film Center/Archive. She’s received support from Creative Capital, Tribeca All Access, IFP, Focus Features Africa First, the Art Matters Foundation, the Camargo Foundation and the Berlinale World Cinema Fund. Owusu holds MFA degrees in Film & Video and Fine Art from California Institute of the Arts and received her BA in Media Studies and Studio Art with distinction from the University of Virginia, where she studied under the mentorship of prolific avant-garde filmmaker, Kevin Jerome Everson.

Catalogue : 2015Bus Nut | Doc. expérimental | hdv | couleur | 7:0 | USA | 2015
Akosua Adoma owusu
Bus Nut
Doc. expérimental | hdv | couleur | 7:0 | USA | 2015

`Bus Nut` re-articulates the 1955 Montgomery Bus Boycott, a political and social protest against US racial segregation on the public transit system of Montgomery Alabama and its relationship to an educational video on school bus safety.

Akosua Adoma Owusu is a filmmaker and producer with Ghanaian parentage whose films have screened worldwide in prestigious film festivals, museums, galleries, universities and microcinemas since 2005. One of ArtForum‘s Top Ten Artists and one of The Huffington Post‘s 30 Contemporary Artists under 40, Owusu has exhibited worldwide, including at the Museum of Modern Art, The Studio Museum in Harlem, Rotterdam, Centre Pompidou and London Film Festival. She is a 2013 MacDowell Colony Fellow and a 2015 Guggenheim Fellow. Her company Obibini Pictures produced award winning films including Afronauts, and Kwaku Ananse, which received the 2013 African Movie Academy Award for Best Short Film and was nominated for the 2013 Golden Bear prize at the Berlinale. The French Cesar Film Academy Golden Nights Panorama program included Kwaku Ananse in Best Short Films of the year. Focus Features Africa First, Art Matters and The Sarah Jacobson Film grant supported Kwaku Ananse in 2012. She was a featured artist at the Robert Flaherty Film Seminar in 2010 and received the Africa First award sponsored by Focus Features in 2011. Owusu’s film Split Ends, I Feel Wonderful received the Tom Berman Award for Most Promising Filmmaker at the Ann Arbor Film Festival in 2013. Her most recent exhibitions include Prospect.3: Notes for Now in New Orleans, America Is Hard to See at the Whitney Museum of American Art in New York, and The Art of Hair in Africa at the Fowler Museum in Los Angeles. Various universities and museums hold Owusu’s work for their research and permanent collections, including the Whitney Museum of American Art, the Fowler Museum, Yale University Film Study Center and Indiana University Bloomington, home of the Black Film Center/Archive. She has M.F.A. degrees in Film/Video and Fine Art from California Institute of the Arts and received her BA degree in Media Studies and Art with distinction from the University of Virginia, where she studied under the mentorship of prolific avant-garde filmmaker, Kevin Jerome Everson.

Ivan ozetski
Catalogue : 20051#Art Karaoke | Vidéo expérimentale | dv | couleur | 3:0 | Croatie | 2005
Ivan ozetski
1#Art Karaoke
Vidéo expérimentale | dv | couleur | 3:0 | Croatie | 2005

?Art Karaokes? Proposition pour le premier projet artistique karaoké par Ivan Ozetski. Le concept du projet : Mon idée était de transformer la recherche de ma vie et de mon travail dans un médium qui ne soit pas considéré comme un médium artistique. J?ai commencé à utiliser le karaoké comme médium, qui marchait parfaitement pour quelque chose qui pouvait aussi être interprété comme de la propagande pour ma recherche. Avec cette propagande, j?étais en fait en train de construire la base pour mes idées de la manière la plus simple possible, comme un peintre qui a besoin d?une bonne toile. Voici, afin de faire la différence entre le karaoké et mon ?uvre, un court historique de l?invention de ce dernier. Les véritables vidéos de karaokés ont une existence obscure, il s?agit en fait de répliques d'originaux, mais puisque leur raison d?être est de chanter par dessus, ou d?être présentée en publicité, elles sont arrangées en ce sens. Ce sont des productions privées, donc elles doivent faire du bénéfice avec le plus petit investissement possible. Elles ont pluseurs langues dans le sous-menu et de cette manière, on peut chanter dessus dans tous les pays. Je pense que le principal concept du karaoké est CHANT&VENTE !!! Mes vidéos n?ont pas pour but d?être vendues et ne sont absolument pas commerciales, je peux donc y utiliser n?importe quelle chanson avec le prétexte du projet artistique. Juste pour expliquer la différence entre le véritable karaoké et mon travail artistique, les véritables vidéos des karaokés sont très stéréotypées dans tous les pays du monde : Vietnam, Chine, Thaïlande, il s?agit presque d?un concept et pour les créer, il y a peu de règles, on peut en rigoler en en faisant sept commandements : 1. Rendre la production aussi bon marché que possible, 2. Utiliser des vidéos amateur pour le décor, 3. Mettre une femme seule pour les chansons tristes, 4. Choisir et créer une réplique d?une chanson populaire, 5. Mettre quelques chansons joyeuses, 6. Mettre des images de villes connues en décors, ou des plages de sable fin, 7. Le sujet doit être très joyeux, très amoureux, ou très triste. Mes vidéos de karaokés utilisent ces lois, mais pas toujours. Mon travail contient des question personnelles sur un artiste inconnu, ou sur les livres d?histoire de l?art. Avec mes textes, en sous-titre du karaoké, j?essaie de commenter le travail d?un artiste particulier, ou s?il/ elle appartient à l'histoire de l?art, construire au hasard, sans approche logique.


Ferhat ÖzgÜr
Catalogue : 2010METAMORPHOSIS CHAT | Vidéo expérimentale | dv | couleur | 9:25 | Turquie | 2009
Ferhat ÖzgÜr
METAMORPHOSIS CHAT
Vidéo expérimentale | dv | couleur | 9:25 | Turquie | 2009

?Metamorphosis Chat? cites the narrative frame of Turkish soap operas. The artist?s mother, who has never worn a headscarf, meets a neighbour a teacher in modern dress, for tea. The two woman decide to switch roles and begin to Exchange their clothes to become one another. Artist influence as director recedes as the women, letting themselves be carried away by the merriment of dress up, become their own authors. Their hearty friendliness, their opennes in dealing with what might otherwise be embarrising, their giggling at each other and themselves ?all poke fun at the fear and agrresive moralizing other found in debates on symbols with religious connotations.

Ferhat Özgür (1965-Ankara-Lives and works in Ýstanbul / TURKEY) He graduated from Gazi University, Education Faculty, Department Of Painting in 1989. Having completed his master and doctorate studies in Hacettepe University Fine Arts Faculty, Department of Painting in 1997, he was appointed to the same department as an assistant to the same department as professor where he taught for more than a decade. He currently works and teaches in Istanbul Culture University, Art and Design Faculty, Department of Communication Design.

Catalogue : 2010I CAN SING | Vidéo expérimentale | dv | couleur | 7:0 | Turquie | 2008
Ferhat ÖzgÜr
I CAN SING
Vidéo expérimentale | dv | couleur | 7:0 | Turquie | 2008

The video ?I Can Sing? shows an Islamic woman who wears headscarf, singing a song in front of a new settlement buildings in Ankara, where the urban transformation process is tangible. In some aspects the video is related with the people who are forcing their way between the minarets that have traditionally dominated the city. Against the backtop of the recontructed home, a headscarf-wearing Anatolian woman sways to a lament. Her lips to move. But the soundtrack is Jeff Buckley?s bitter, defiant version of Leonard Cohen?s classic ?Hallelujah?. ?Well it goes like this / The fourth, the fifth / The minor falls and the major shift?: The major keys, characteristic o Western music, become a symbol of uprooting; traditional Turkish music relies on the softer, minor tonalities. Swaying to ?Hallelujah?, the woman spreads her arms to the sky, lays her hands on her heart. What god is she singing to? The staging alternates between praise and lament, its reference to the global idiom of karaoke giving it an ironic touch.

Ferhat Özgür (1965-Ankara-Lives and works in Ýstanbul / TURKEY) He graduated from Gazi University, Education Faculty, Department Of Painting in 1989. Having completed his master and doctorate studies in Hacettepe University Fine Arts Faculty, Department of Painting in 1997, he was appointed to the same department as an assistant to the same department as professor where he taught for more than a decade. He currently works and teaches in Istanbul Culture University, Art and Design Faculty, Department of Communication Design. selected group shows and upcoming events 2011?Un?espressione Geografica? Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin ? Italy (curator: Francesco Bonami) 2011 ?Festival of Confusion?BEURSSCHOUWBURG, Brussels (curator: Cis Bierinckx) 2010 ?Spartacus?, video screening in Public Square Dublin-(curator: Vaari Claffey) selected recent group events 2010: `PastPresentFuture:Higlights of The UniCredit and Yapi Kredi Collection`, Yapi Kredi Culture Center, Istanbul-Turkey. 2010 ?6th Berlin Biennale?, Germany (curator: Kathrin Rhomberg, catalogue) 2010?Are You A Lucky Artist??Fondazione Fotografia, Casa Di Risparmio di Modena, Italy (curator: Francesca Lazzarini) 2009?That Women Running With The Wolves? Stimultania, Strasbourg-France(Curators: Çelenk Bafra, Murat Alat, catalogue) 2009 ?Seriously Ironic? CentrePasquart Kunsthaus Centre d?Art-Switzerland (curators: Dolores Denaro, Iþýn Önol, catalogue) 2009 "Politics of Redistribution" Magazin 4 Kunstverein, Bregenz-Austria (curator: Sabine Winkler, catalogue) 2009 ?Soft Manipulation, Who Is Afraid Of The New Now? Casino Luxembourg Forum d?Art Contemporain-Luxembourg Stiftelsen 3, 14, Bergen-Norway (curators: Zoran Eric-Maria Lind-Enrico Lunghi, catalogue) 2007 ?10th Istanbul Biennial, ?Not Only Impossible But Also Necessary, Optimism In The Age of Global War?-Turkey (curator: Hou Hanru, catalogue)

Catalogue : 2018CONQUEST | Vidéo expérimentale | hdcam | couleur | 10:11 | Turquie | 2016
Ferhat ÖzgÜr
CONQUEST
Vidéo expérimentale | hdcam | couleur | 10:11 | Turquie | 2016

Ferhat Ozgür, a Turkish artist, seeks to understand the relationship between the leader and the people in Conquest (2016), a two-channel video that documents a massive rally of Erdogan supporters at a stadium in Istanbul. The rally, which takes place on the anniversary of the capture of Constantinople by the Ottoman Turks in 1453, encourages the attendees (and those watching at home) to understand themselves as players in another spectacular triumph, fulfilling their historic destiny. In Ozgür's video, shots of attendees are interspersed with footage taken from the Turkish blockbuster Conquest 1453 (2012), which glorifies the Ottoman empire and Sultan Mehmet II's siege while expunging non-Turks from his army. In Conquest, as the crowd assembles on one screen, on the other shows Ozgür editing footage on his computer, casually splicing together shots of individuals in different settings and excising others, altering the scene in order to achieve a particular effect on the viewer-who might confuse the artifice for reality, and even turn the former into the latter. Alexander Provan, (Extracted text from They The People, Art in America, December 2017)

He graduated from Gazi University, Education Faculty, Department of Painting and Crafts. He obtained his master and Phd in Art degree in Hacettepe University Fine Arts Faculty Painting Department. His work has been shown in numerous venues including, Göteborg Konsthall, Georges Pompidou-Paris, Museum der Moderne Salzburg, Moderna Musset Malmö, IMMA-Dublin, MUMOK-Vienna, Pittsburg Modern Art Museum and Zabludowicz Foundation-London. Ozgür has solo shows in several institutions abroad such as MoMA PS1-New York, Michigan University Museum of Art and Marabouparken-Sweden. He took part in the 9th Busan Biennale (2018) 6th Berlin Biennale (2010) and 10th Istanbul Biennale (2007) Ozgür still works as a professor in Düzce University and he is a member of AICA (Association Internationale des Arts Critiqués). He lives in Istanbul and presented by The Pill-Istanbul.

Thomas Østbye
Catalogue : 2012Take#2 | | | couleur | 7:0 | Norvège | 2012
Thomas Østbye
Take#2
| | couleur | 7:0 | Norvège | 2012

2 ladies in a room: a casting agent and an actress. This hybrid documentary deals with empathy, acting and authentisity. Marie starts: When I enter into a role, I imagine that every individual has a core, with the same potential emotional life.

Thomas A Østbye is a distinctive voice among Norwegian directors. He`s known to combine artistic reflections on the documentary genre with contemporary political dilemmas. He made his mark with formally challenging documentaries like Imagining Emanuel, HUMAN, and In your dreams, which received a dozen of art and film awards. He also makes art installations, and runs PlymSerafin production company.

Florencia p. marano
Catalogue : 2009binder | Vidéo | betaSP | noir et blanc | 4:58 | Espagne | 2009
Florencia p. marano
binder
Vidéo | betaSP | noir et blanc | 4:58 | Espagne | 2009

Binder. Many people modify, hide, show off or retouch parts of their bodies in order to have certain social treatment. The experimental video ?binder? is an interpretation of the look and feel of trans FTM (female to male) whom want to be treated by everyone, in the role, which they desire. They are finding their own physical and social comfort by modifying a particular zone of their body. The routine fashion for Michael is to put on and take of the ?binder? daily in order to hide his chest and modify his body.

Florencia Pietrapertosa Marano née à Madrid en 1978 vit en Argentine où elle étudie Beaux Arts à l'école Fernando Arranz et réalisation cinematographique au C.I.E.V.Y.C jusqu'à ses 23 ans . C'est à Buenos Aires qu'elle commence sa carrière en tant que réalisatrice adjointe pour la télévision mais aussi le cinema et la publicité pendant plus de cinq ans. Elle écrit et dirige en parallèle plusieurs court métrages de fiction. En 2002 elle s'installe à Barcelone où elle continu sa carrière de réalisatrice et se tourne alors vers le film documentaire et l'art video Elle collabore avec la télévision, expose dans plusieurs galeries, participe a de nombreux festivals espagnols et gagne plusieurs prix internationaux. En 2008 elle remporte la bourse d'art " Generaciónes" de "Obra Social Caja Madrid" qui lui permet de tourner le court métrage Le Corps de Mouhamadou qui aura pour première l'exposition international d'art contemporain ARCO MADRID 08.

Andrés pachÓn
Catalogue : 2013Sombras de Nueva Guinea | Doc. expérimental | | | 1:50 | Espagne | 2011
Andrés pachÓn
Sombras de Nueva Guinea
Doc. expérimental | | | 1:50 | Espagne | 2011

In 1964 Robert Gardner filmed the documentary ?Dead Birds?, this film explored the Dani people of New Guinea, one of the last areas in the World to be colonized at that time. Gardner was knowing for his work in visual anthropology and ethnographic documentary. ?Dead Birds? was criticized in the anthropological community for its inauthenticity, Gardner edited the sound and he recreated battle scenes. They also said that the movie did not make sense, because he broked the distance with the portrayeds. ?Shadows of New Guinea? makes a step in this inauthenticity. Andrés Pachón makes a rotoscoping (redrawn manually frame by frame) on original film`s fragments, creating shadows to the protagonists. The nature where actions are developed, the original context of New Guinea highland whose referent was recorded on camera, it becomes a huge background, a trompe l`oeil revealed by shadows. These shadows, and its consequent fictional effect, want to disclose the fantasy contained in the european imaginary of an exotic and tribal world. The shadows disclosed a background, a wall, that separates us from the ?other?.

Andrés Pachón born in 1985 in Madrid, where he currently resides. In 2008 he was graduated in Fine Arts from the UCM. Since 2005 he has been selected in several national contests, among them being prize "e-Crea 2010", Lleida, purchase prize 2012 in the "V International Prize Foundation María José Jove", Galicia, and finalist of the "Premi Miquel Casablancas" 2013 Barcelona. In 2010 he was part of the exhibition "Drug of the real" in Angeles Baños Gallery, Badajoz, gallery that currently represents him. In 2012 he has his first solo exhibition in Angeles Baños Gallery, entitled "In Memoriam". He has participated in international fairs such as "ArteSantander 2010", "JustMad 4", where he was finalist in the best emerging artist award, or "ARCO 2014". Also he has shown his photographs and videos on Berlin, ?Wege ums Kino? exhibition, or Lisboa, ?Que a dor nao seja mais do que uma recordaçao? exhibition. In the last year he has shown his last and fourth solo exhibition, ?Tropologías? in the Art Center of Alcobendas, Madrid; and his video works in Lázaro Galdiano Museum, Madrid, in ?VIVA Collections on Tour? show.

Ria pacquÉe
Katarzyna pacura, jan szewczyk
Catalogue : 2014Ocean | Vidéo | hdv | couleur | 4:9 | Pologne | 2014
Katarzyna pacura , jan szewczyk
Ocean
Vidéo | hdv | couleur | 4:9 | Pologne | 2014

The piece "Ocean" was originally a conceptually designed, visual statement for a song by dutch musician, Olivier Heim. Looking for a connection between lyrics and aesthetics, we found main inspiration in the masterpiece by Alain Resnains "Last year in Marienbad". As we didn't want to copy and repeat exactly the same sequences of shots, we were just searching for an universal code, which made that kind of poetics legendary and original. The most important became, how to transfer contemporary sound and looks (meaning ; cinematography, style) into something classic and the other way round. What makes the classics attractive? We consider elegance in filmmaking as our motto and something that should be popular again.

Katarzyna Pacura, born 1986 in Lodz, Poland. Studied at University of Arts in Poznan, Poland, Douglas Gordon Filmclass at Stadelschule, Frankfurt am Main and German Film and Television Academy in Berlin (Dffb - directing). Film and video maker, scriptwriter and visual artists. Jan Szewczyk - born 1986 in Bialystok, Poland. Graduated from University of Arts in Poznan, Poland where currently he continues his Phd studies in contemporary art. Film and video maker, visual artists, cinematographer.

Laura J. padgett
Catalogue : 2017Solitaire | Film expérimental | 16mm | couleur et n&b | 2:19 | USA | Allemagne | 2017
Laura J. padgett
Solitaire
Film expérimental | 16mm | couleur et n&b | 2:19 | USA | Allemagne | 2017

We see Max Horkheimer buying newspapers, we hear Hannah Arendt speaking about the mother tongue and making the invisible tangible. We also see Frankfurt am Main during the great (re)construction boom of the 1960s. We see demonstrations on the Römerberg and the presence of the American Forces in the Federal Republic of Germany during the cold war as well as scenes after the apprehension of members of the Red Army Faction. Housing shortages, urban development, youth and their future, guest workers, consumer society: these topics are repeatedly presented and discussed in the Hessen Schau news program from this period. The film deals with the concept of democracy, of having a voice and the contiguity between private and public space. These boundaries, which are in the process of dissolving, are made clear the storytelling in this film as fundamental strands of our social being. Laura J. Padgett’s found footage film SOLITAIRE is made from documentary film material and radio broadcasts of the late 1950s until 1972. It was culled exclusively from the Hessian Broadcasting Corporation’s (hr) archives.

The artist’s work explores unoccupied spaces, both real and imaginary, to reveal truths that are often overlooked. Like her subject, her work itself occupies the spaces between photographic storytelling and installation, between language and image, between history and current affairs. While she uses photographic media the results are always more than photographic objects. Since the nineties Padgett has produced a wide-ranging body of work, adopting various genres such as architectural photography, still life and urban street photography while exploring our ideas of communal and cultural identity. Laura J. Padgett’s work is often displayed in public spaces and plays with scale, material and the way we interpret images and their relation to history. The breadth of her work demonstrates an ability to move fluidly between genres, based on her background in painting, art history and architecture. Born in Cambridge, USA, Laura J. Padgett studied painting, film and photography at Pratt Institute in Brooklyn New York. Her conceptual approach to her projects stems from this background. Her further studies in film and art history, with Peter Kubelka at the Städelschule and at the Goethe University in Frankfurt am Main, respectively, broadened her approach. Laura J. Padgett exhibits internationally, and her work can be found in state and corporate collections such as the DZ-Bank ArtCollection, Frankfurt am Main. Her work is in the permanent collections of Museo Museion, Bolzano, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Museum Wiesbaden and the Städel Museum, Frankfurt am Main. She is the 2017 recipient of the Marielies-Hess-Art Award. Laura J. Padgett lives and works in Frankfurt am Main.

Jongkwan paik
Catalogue : 2017La Noche Cíclica (Cyclical Night) | Doc. expérimental | hdv | couleur et n&b | 17:0 | Coree du Sud | 2016
Jongkwan paik
La Noche Cíclica (Cyclical Night)
Doc. expérimental | hdv | couleur et n&b | 17:0 | Coree du Sud | 2016

The time is out of joint. The ghost appears again in the dark of the night. “ The chain of memorial light is not absolutely broken, it is rather knotted in a different way ”

Born in 1982, South Korea. Studied Psychology and Electronics in college and received MFA in Film from the Graduate School of Communication and Arts at Yonsei University. Jongkwan continues to produce experimental films based on research with in-depth study of images.

Baden pailthorpe
Catalogue : 2016MQ-9 Reaper II (That Others May Die) | Animation | hdv | couleur | 6:0 | Australie | 2014
Baden pailthorpe
MQ-9 Reaper II (That Others May Die)
Animation | hdv | couleur | 6:0 | Australie | 2014

Baden Pailthorpe’s MQ-9 Reaper II (That Others May Die) 2014 is a surreal exploration of the MQ-9 Reaper drone and its networked human and non-human agents. Originally commissioned by Artspace, Sydney for Mark Feary’s exhibition On Return and What Remains (2014), including Omer Fast, Richard Mosse and Harun Farocki, MQ-9 Reaper II sits in between the reflections and refractions of the contemporary state of remote warfare. It combines cultures and politics of the military-industrial complex, corporate warrior culture, war trophies and interior design. A renovated drone control centre is redeployed from the ground to the air over a mountainous Afghan-American landscape, offering a new kind of luxury for the drone operator/corporate warrior, complete with marble floors, leather couch and cutting-edge contemporary war art. The hydraulic wall can be lowered for entertaining, personal training or surveillance. The slowly rotating unit allows for panoramic views and constant situational awareness. This speculative, controller architecture is cut with images of that which it controls. Two incarnations of the MQ-9 Reaper drone, the classic General Atomics USAF model, and its own idealised reflection contemplate each other and their increasing sense of semi-autonomous agency.

Baden Pailthorpe (b. 1984) is part of a generation of artists whose practice is shaped by Internet culture. He holds a Ph.D from the University of New South Wales, an MFA from l’Université Paris VIII, an MA from COFA and a BA from the University of Sydney. Much of Baden Pailthorpe’s work consists of hyper-real animations, video and sculpture that engage with the spatiality of power, politics and the cultures of late-capitalism. Significant exhibitions include GAME ART/VIDEO, 21st Triennale di Milano, Milan (2016); Spatial Operations, Newcastle Art Gallery, Newcastle (2015); Guarding the Home Front, Casula Powerhouse, Sydney (2015); On Return and What Remains, Artspace, Sydney (2014) & CACSA, Adelaide (2015); Students of War, Hors Pistes, Centre Pompidou, Paris (2014); Cadence, Westspace (2014); Moving_Image 10, La Gaîté Lyrique, Paris (2013); and Rencontres Internationales, Palais de Tokyo, Paris (2012). Baden’s work is held in significant private and public collections, including Artbank, Australia; Australian Parliament House Art Collection, Canberra; Newcastle Art Gallery, Newcastle; The Art Gallery of South Australia, Adelaide; The Australian War Memorial, Canberra; The Netherlands Media Art Institute (NIMk), Amsterdam; The National Library of Australia, Canberra; and UQ Art Museum, Brisbane.

Catalogue : 2012Formation V | Création numérique | hdv | couleur | 20:39 | Australie | 2012
Baden pailthorpe
Formation V
Création numérique | hdv | couleur | 20:39 | Australie | 2012

Made using an Afghanistan-based war simulator, Baden Pailthorpe?s Formation V explores the aesthetics and dynamics of military movement. In the work, two opposing forces of US soldiers and Taliban combatants follow invisible way-points side-by-side. Oblivious to each other?s presence thanks to a hacked game setting, the usual violence of this relationship is transformed into a poetic rhythm that repeats and amplifies the avatars? movement.

Baden Pailthorpe (b. 1984) is an Australian media artist, writer and curator. His work engages with the political and conceptual potential of technologies and cultural content. His recent international exhibitions have been focused on the politics and aesthetics of military technologies, including simulators, cinema and video games. Baden Pailthorpe is currently undertaking a Ph.D in New Media Aesthetics at UNSW, Sydney. He holds a MFA from l`Université Paris VIII and a MA from the College of Fine Arts, UNSW. His work is held in private and public collections. Some recent solo and group exhibitions include Gap Year: New Sydney Art, ARTSPACE, Sydney; Formations, Martin Browne Contemporary, Sydney; Yes, We`re Open, The Netherlands Media Art Institute (NIMk), Amsterdam; FILE 2012, Sao Paulo, Brazil; Game Change, Telfair Museum of Art, Savannah, USA; Lingua Franca, Firstdraft Gallery, Sydney & Monobandes II, Les Territoires, Montréal, Canada. Baden Pailthorpe is currently curating an ambitious exhibition in partnership with Screen Space, Melbourne, around the theme of military vision to be held in April 2013.

María palacios cruz
Catalogue : 2006Argos | 0 | 0 | | 0:0 | Belgique | 2007
María palacios cruz
Argos
0 | 0 | | 0:0 | Belgique | 2007

Argos est un centre pour l?art et les media basé à Bruxelles fondé en 1989. Au fil des ans, l?organisation s?est développée, au départ elle distribuait des vidéos et des films d?artistes puis elle s?est transformée en centre artistique avec des fonctions plus variées comme l?organisation d?expositions, de projections et d?événements, la production, le conservation et la préservation, la publication et le développement d?une médiathèque publique. En tant que centre interdisciplinaire pour l?art et les media audiovisuels, le but d?Argos est de créer une plateforme de production, de présentation, de distribution et de préservation de l?art audiovisuel et de l?art visuel contemporain belge et international, et de façon plus générale, toutes les formes d?expression artistiques qui ont un lien avec les media audiovisuels. Dans un paysage socioculturel qui évolue rapidement, Argos veut suivre les développements caractéristiques de l?art visuel et de l?art audiovisuel ? et de la culture visuelle et médiatique en tant que phénomène social dans son ensemble ? de manière critique, fournissant ainsi au public un cadre de référence et d?interprétation.


Argos est un centre pour l?art et les media basé à Bruxelles fondé en 1989. Au fil des ans, l?organisation s?est développée, au départ elle distribuait des vidéos et des films d?artistes puis elle s?est transformée en centre artistique avec des fonctions plus variées comme l?organisation d?expositions, de projections et d?événements, la production, le conservation et la préservation, la publication et le développement d?une médiathèque publique. En tant que centre interdisciplinaire pour l?art et les media audiovisuels, le but d?Argos est de créer une plateforme de production, de présentation, de distribution et de préservation de l?art audiovisuel et de l?art visuel contemporain belge et international, et de façon plus générale, toutes les formes d?expression artistiques qui ont un lien avec les media audiovisuels. Dans un paysage socioculturel qui évolue rapidement, Argos veut suivre les développements caractéristiques de l?art visuel et de l?art audiovisuel ? et de la culture visuelle et médiatique en tant que phénomène social dans son ensemble ? de manière critique, fournissant ainsi au public un cadre de référence et d?interprétation.